Archivos de la categoría Arte y Cultura

Disfruta de un día lleno de arte con nuestras recomendaciones de museos, exposiciones, happenings y demás eventos artísticos que tienen lugar en la CDMX.

Territorios Alterados, una reflexión de Ioulia Akhmadeeva sobre la migración en el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE)

¿Qué pasa cuando el país en el que naciste desaparece?

Imagina crecer en un país que vivía en constante tensión con el resto del mundo. Un país que decidió romper con los sistemas políticos y económicos predominantes con la esperanza de darles a todos y todas sus ciudadanas las mismas oportunidades. Un país que, bajo una ideología comunista —que a veces parecía más bien un capitalismo de Estado—, se enfrentaba tanto a Occidente como a sus vecinos orientales. Un país que existía en un conflicto ideológico y armamentista perpetuo… hasta que dejó de existir.

Imagina haber nacido en la Unión Soviética y ver cómo, casi de un día para otro, se disolvía, dando paso a nuevas naciones y nuevas realidades. Imagínate salir de ese nuevo país, Rusia, y llegar a México, un territorio completamente diferente en cultura, idioma y manera de entender el mundo. ¿Cómo se vive la migración cuando no solo cambias de país, sino que también se transforma tu identidad? ¿Qué pasa con los vínculos familiares, con la memoria, con lo que dejamos atrás?

Estas son algunas de las preguntas que la artista visual Ioulia Akhmadeevarusa de nacimiento, mexicana por elección— plantea en su exposición Territorios Alterados, que se presenta en el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) de la Ciudad de México.

La muestra, que reúne una década de producción artística (2014–2024), aborda temas como la migración, la guerra, la identidad y la memoria desde una perspectiva profundamente personal. A través de 43 obras que combinan técnicas como litografía, siligrafía, colotipia, collage y cerámica de alta temperatura, Territorios Alterados conecta el pasado y el presente mediante una narrativa emocional y visual que invita a reflexionar sobre nuestras propias historias de cambio y transformación.

La exposición se divide en tres núcleos temáticosAntecedentes, Consecuencias e Incertidumbre—, e incluye objetos simbólicos intervenidos por la artista: prendas familiares, fotografías, cartas, utensilios y piezas documentales. También se exhibe un video sobre el proceso creativo de Akhmadeeva, junto con materiales complementarios accesibles mediante código QR, como entrevistas a migrantes ucranianxs.

Visitar Territorios Alterados es una oportunidad para conocer el trabajo de Ioulia Akhmadeeva, quien no solo se abre para mostrarnos sus inquietudes ante él cambio de cultura, sino que también es una invitación para llevarnos a reflexionar sobre los procesos migratorios y todo lo que ellos conllevan. Además, es una oportunidad para conocer el Museo Nacional de la Estampa y admirar el impresionante edificio neoclásico en el que se encuentra, y que alguna vez fue de la familia Del Castillo; así como de explorar la Plaza de la Santa Veracruz, que fue el atrio de la iglesia del mismo nombre, y donde también se encuentra el Museo Franz Mayer.

Prepara tu Visita
Dirección:
 Av. Hidalgo #39, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX
Costo por persona: $60 pesos. Entrada libre los domingos
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Página Web: munae.inba.gob.mx
Instagram: instagram.com/munaemexico
Facebook: facebook.com/munaemx
Twitter: x.com/MUNAEMexico
YouTube: youtube.com/c/MuseoNacionaldelaEstampaINBAL

El mundo inmaterial. Joy Laville en el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE)

Si te pregunto por artistas extranjerxs que se enamoraron de México al grado de naturalizarse mexicanxs y producir toda —o casi toda— su obra en nuestro país, seguramente pensarás en Remedios Varo y Leonora Carrington; quizá se te venga a la mente Mathias Goeritz o Guillermo Kahlo, el padre de Frida. Pero hay una mujer inglesa que también dejó una profunda huella en el arte mexicano, aunque su nombre ha sido injustamente olvidado: Joy Laville.

Joy Laville llegó a México inspirada por Bajo el volcán, la célebre novela de Malcolm Lowry. Se enamoró del país con tal intensidad que no solo se naturalizó mexicana, sino que aprendió a pintar aquí, motivada por el deseo de expresar la belleza que descubría a su alrededor. No formó parte de la Escuela Mexicana de Pintura ni de la Generación de la Ruptura; su obra no respondía a consignas ni corrientes dominantes. Por eso, su nombre suele quedar fuera de las grandes listas del arte mexicano, a pesar de su enorme talento y sensibilidad.

Quizá el nombre de Joy Laville no te resulte familiar, pero es muy probable que hayas visto alguna de sus obras en exposiciones colectivas, galerías o incluso en la portada de algún libro de Jorge Ibargüengoitia. Y es que Laville e Ibargüengoitia fueron más que pareja: fueron cómplices creativos. Ella pintaba, él escribía, y juntos construyeron una relación artística profunda. Por eso, buena parte de los libros del autor guanajuatense llevan en su portada una obra de Laville, como si el mundo íntimo de ambos estuviera ligado para siempre a través del arte.

Amante del color, Joy Laville exploró en su pintura combinaciones suaves y vibrantes que construyen escenas de ensoñación. Sus cuadros, aparentemente sencillos, evocan la cotidianidad desde un ángulo poético. Los colores —sobre todo lilas, azules y rosados— y las formas indefinidas invitan al espectador o espectadora a entrar en un mundo onírico, como si la artista nos ofreciera un pasaje directo a sus sueños, a su sensibilidad, a su amor por México.

Para celebrar el centenario de su nacimiento, el Museo Nacional de la Estampa presenta la exposición El mundo inmaterial. Joy Laville, una muestra íntima y poderosa que reúne más de 120 piezas creadas a lo largo de seis décadas. Esta exposición busca revalorar su legado artístico y acercarnos a una creadora que, con pinceladas suaves y delicadas, supo plasmar una visión única del mundo. La muestra es una invitación a descubrir —o redescubrir— a una mujer cuya vida y obra estuvieron teñidas de amor, complicidad y tonalidades lila.

No te pierdas esta oportunidad de dejarte envolver por la atmósfera etérea de Joy Laville y comprender por qué Ibargüengoitia solía decir que era una mujer lila. Visitar esta exposición es también un acto de justicia poética hacia una artista que pintó con el corazón y encontró en México su verdadero hogar.

Prepara tu Visita
Dirección:
 Av. Hidalgo #39, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX
Costo por persona: $60 pesos. Entrada libre los domingos
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Página Web: munae.inba.gob.mx
Instagram: instagram.com/munaemexico
Facebook: facebook.com/munaemx
Twitter: x.com/MUNAEMexico
YouTube: youtube.com/c/MuseoNacionaldelaEstampaINBAL

Centro Nacional de las Artes (CENART), un corazón de arte y la cultura en la Ciudad de México

¿Buscas un lugar donde el arte, la educación y la tecnología se den la mano? El Centro Nacional de las Artes (CENART) es uno de los espacios culturales más completos e innovadores de la Ciudad de México. Ubicado en la colonia Country Club, sobre el Circuito Interior, en la alcaldía Coyoacán, este complejo de 12 hectáreas es un punto de encuentro para amantes del arte, estudiantes, creadorxs y curiosxs de todas las edades.

Un espacio para aprender, crear y disfrutar

El CENART fue concebido como un espacio interdisciplinario para la difusión, investigación, formación y enseñanza de las artes. Desde su fundación, ha albergado escuelas profesionales, centros de investigación, foros escénicos, galerías, plazas y áreas verdes que invitan a explorar todas las formas de expresión artística.

Aquí se imparten talleres para niñas y niños, cursos especializados y estudios de posgrado, mientras que las escuelas de formación profesional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrecen programas en danza, teatro, música, artes plásticas y cine.

Escuelas del CENART

  • Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC)
  • Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT)
  • Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC)
  • Escuela Superior de Música (ESM)
  • Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” (ENPEG)

Centros Nacionales de Investigación (INBAL)

  • CENIDIM (Música)
  • CITRU (Teatro)
  • CENIDI-Danza (Danza)
  • CENIDIAP (Artes Plásticas)

Centro Multimedia: Arte y tecnología

Uno de los pilares del CENART es el Centro Multimedia, un espacio dedicado a la experimentación artística con medios digitales y tecnológicos. Ofrece laboratorios especializados, programas de residencias, cursos, talleres y exposiciones como el Festival Transitio_MX, que impulsa el arte electrónico y multimedia.

Espacios escénicos de primer nivel

El CENART cuenta con una red de foros y teatros que lo convierten en uno de los complejos culturales más versátiles del país:

  • Teatro de las Artes: Capacidad para 606 espectadores, ideal para danza, ópera y teatro.
  • Teatro Raúl Flores Canelo: Especializado en danza, con foso para orquesta.
  • Teatro Salvador Novo: Versátil y vanguardista, para propuestas experimentales.
  • Foro de las Artes, Foro Antonio López Mancera y Black Box: Espacios tipo caja negra, perfectos para propuestas escénicas íntimas.
  • Auditorio Blas Galindo: Con 693 butacas, es un recinto de gran acústica para conciertos y festivales.
  • Aula Magna José Vasconcelos: Obra de Ricardo Legorreta, con diseño del artista Vicente Rojo.
  • Plaza de las Artes y Plaza de la Danza: Escenarios al aire libre para espectáculos masivos.

Festivales que no te puedes perder

Eurojazz

Desde 1998, el Festival Eurojazz convierte los jardines del CENART en una gran fiesta del jazz europeo. Cada marzo, artistas de países como Francia, Italia, Polonia o Suecia ofrecen conciertos gratuitos en un ambiente familiar y festivo.

Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro

El Auditorio Blas Galindo es sede de este festival que desde 1997 reúne a los más destacados pianistas del mundo. Con más de 25 años de historia, es el evento pianístico más importante de México.

Cineteca Nacional de las Artes

En 2023 se inauguró la Cineteca Nacional de las Artes, un moderno complejo con 12 salas de cine dedicadas a lo mejor del cine nacional e internacional. Una nueva sede para los cinéfilos en el sur de la ciudad.

Arquitectura que inspira

El diseño del CENART es obra de grandes arquitectos como Ricardo Legorreta, Teodoro González de León y Enrique Norten, quienes crearon un espacio contemporáneo y funcional donde cada rincón invita a la creatividad. Desde sus coloridos edificios hasta sus plazas y jardines, el CENART es un lugar que estimula los sentidos.

Jorge González Camarena, más allá de la monumentalidad en el Museo Mural Diego Rivera

Si alguna vez has visitado el Palacio de Bellas Artes, seguramente te habrás topado, en el segundo piso, con un impresionante mural lleno de colores vibrantes que atrapan la mirada. Se trata de Liberación, una de las obras más impactantes de Jorge González Camarena, uno de los muralistas más importantes de México, cuya figura ha sido parcialmente olvidada con el paso del tiempo. Parte de ese olvido se debe al terremoto de 1957 —conocido como el temblor del Ángel— que dañó seriamente algunos de sus murales y provocó el cierre o reubicación de varios espacios donde se exhibía su obra.

¿Nunca has ido a Bellas Artes? Tal vez has visto sus obras sin saberlo. Es muy probable que alguna vez hayas tenido en tus manos un libro de texto gratuito de la SEP con una portada ilustrada por Camarena, o que recuerdes los famosos calendarios de cocina de los años ochenta y noventa con imágenes de La Patria o Nuestros valores. Su arte formó parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos y mexicanas.

Hoy, el Museo Mural Diego Rivera te invita a redescubrir a este artista a través de la exposición Jorge González Camarena, más allá de la monumentalidad, una muestra que revela una faceta menos conocida del artista: su trabajo como ilustrador y escultor.

Una mirada íntima a González Camarena

A diferencia de la gran muestra que actualmente se presenta en el Palacio de Bellas Artes, esta exposición es pequeña, pero sumamente reveladora. Se centra en dos ejes temáticos:

  • Jorge González Camarena, ilustrador: aquí se exhiben portadas de revistas emblemáticas como Cemento, Nuestro México y Revista de Revistas, publicaciones en las que Camarena colaboró durante los años veinte y treinta.
  • Jorge González Camarena, escultor: esta sección muestra una cuidada selección de obra pictórica y escultórica que permite apreciar la experimentación formal del artista más allá del muralismo.

También se incluyen algunas portadas originales de los libros de texto gratuito de la SEP, que seguramente reconocerás al instante. Esta conexión entre el arte y la vida cotidiana refuerza la importancia cultural de Camarena como formador visual de generaciones.

Una experiencia complementaria e imperdible

Jorge González Camarena, más allá de la monumentalidad es una exposición modesta en tamaño, pero rica en contenido y significado. Funciona como el complemento perfecto a la exposición La utopía inacabada que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Mientras que una explora su faceta monumental y pictórica, esta muestra en el Museo Mural Diego Rivera nos revela su lado más íntimo, cercano y versátil.

Además, visitar esta exposición te da la oportunidad de contemplar otra joya del muralismo mexicano: Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, el majestuoso mural de Diego Rivera que se encuentra en la sala principal del museo.

Una valiosa oportunidad para redescubrir a un artista fundamental

Visitar esta exposición es una oportunidad única para conocer a profundidad el legado de Jorge González Camarena, un creador que supo llevar el arte a todos los rincones de la vida nacional: desde los muros de los grandes recintos hasta las portadas que acompañaron la educación de millones. Si quieres comprender el alcance real del muralismo mexicano y descubrir una faceta poco conocida de uno de sus exponentes más prolíficos, no te pierdas esta exposición temporal en el Museo Mural Diego Rivera, a solo unos pasos del Palacio de Bellas Artes.

Prepara tu Visita
Vigencia: Hasta el 24 de agosto de 2025
Dirección:
 Calle Colón Balderas s/n, (frente a al Metrobús Hidalgo), Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX
Costo por persona: $40 pesos
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Página Web: museomuraldiegorivera.inba.gob.mx
Instagram: instagram.com/museomuraldiegorivera
Facebook: facebook.com/museomural.diegorivera/
Twitter: x.com/museomural

Jorge González Camarena, la utopía inacabada en el Museo Palacio de Bellas Artes

Cuando pensamos en los grandes muralistas que dejaron su huella en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, suelen venir a la mente nombres como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. Sin embargo, hay un nombre que, aunque fue fundamental en el muralismo mexicano, ha quedado injustamente relegado: Jorge González Camarena. Pintor, muralista e ilustrador excepcional, su legado merece ser redescubierto por nuevas generaciones.

Más allá de los muros de Bellas Artes, la obra de González Camarena está profundamente ligada a la construcción visual de la identidad mexicana. Fue un artista integral, comprometido con una visión mestiza, armónica y profundamente humanista del país. Por ello, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Jorge González Camarena, la utopía inacabada, una muestra ambiciosa que busca reivindicar su lugar en la historia del arte moderno mexicano.

Una exposición imperdible sobre Jorge González Camarena

Dividida en cuatro ejes temáticos, esta exposición temporal permite recorrer la trayectoria, estilo e influencia de González Camarena en la cultura visual del siglo XX.

1. Bajo el signo de una nueva estética mexicana

La exposición comienza con los primeros años del artista, destacando su trabajo como ilustrador en la revista Cemento y su paso por Huejotzingo, Puebla. En esta etapa, Camarena experimentó con la escultura, la pintura y la gestión cultural, sentando las bases de su estilo único.

2. Liberación

Este eje se enfoca en su producción muralista y en cómo se apartó de los temas tradicionales del muralismo, como la Revolución Mexicana, para abordar problemáticas más universales. Aquí se pueden ver bocetos, fotografías y cuadros clave, así como la impactante cabeza original del Ángel de la Independencia, dañada durante el terremoto de 1957, llamado el Temblor del Ángel. Al final de esta sala, las y los visitantes se encuentran con el poderoso mural Liberación, que Camarena realizó para el Palacio de Bellas Artes, una obra que denuncia la miseria y el sometimiento espiritual y material del pueblo de México.

3. Una visión de la historia de México

En esta sección, se presenta la interpretación de González Camarena sobre el mestizaje y la historia nacional. Aquí se pueden preciar algunas de las piezas más importantes de Camarena, como Nuestros abuelos (Colección Kaluz), Choque de caballos y Canción de esperanza, que capturan con fuerza la sensibilidad social y la carga simbólica de su arte.

4. Multivisualidad

La muestra culmina con una sala dedicada a la exploración formal del artista. A través de estilos como el cuadratismo, el cubismo, el geometrismo y la integración plástica, esta sección revela la versatilidad de Camarena. Aunque se aleja temáticamente de las salas anteriores, mantiene la coherencia estética gracias a su uso magistral del color y la forma.

¿Por qué visitar esta exposición?

Jorge González Camarena, la utopía inacabada no solo recupera la memoria de un artista fundamental, sino que ofrece una nueva mirada sobre el muralismo mexicano y su papel en la construcción del imaginario nacional. Esta exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes es una oportunidad única para reencontrarse con la obra de un creador que supo combinar innovación, identidad y compromiso social de una manera única.

Prepara tu Visita
Vigencia: Hasta el 14 de septiembre, 2025
Dirección:
 Avenida Juarez S/N, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX
Costo por persona: $90 pesos. Domingos entrada libre.
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Página Web: museopalaciodebellasartes.inba.gob.mx
Instagram: instagram.com/mbellasartes
Facebook: facebook.com/museodelpalaciodebellasartes
Twitter: x.com/mbellasartes
TikTok: tiktok.com/@mbellasartes
YouTube: youtube.com/@museodelpalaciodebellasart9823

Revolución Impresionista. De Monet a Matisse, un recorrido por la historia y evolución del Impresionismo en Bellas Artes

El arte contemporáneo es una aberración. Es un arte carente de valores estéticos y de profundidad conceptual. Al menos, esa es la crítica que Avelina Lesper —una de las voces más polémicas del arte en México— y muchos otros lanzan contra el arte contemporáneo. A grandes rasgos, argumentan que se trata de un arte que no es estético ni logra transmitir emoción alguna. Pero… ¿y si te dijera que hace 150 años se decía lo mismo del movimiento que transformó para siempre la historia del arte? Me refiero al impresionismo.

Este movimiento artístico surgió como una evolución del romanticismo y el realismo, y como una audaz respuesta a la llegada de la fotografía. Durante siglos, los artistas se habían dedicado a plasmar la realidad con precisión mediante su pincel, pero con la invención de la cámara fotográfica, su trabajo pareció volverse obsoleto. Mientras los pintores tardaban días o semanas en retratar una escena, los fotógrafos podían hacerlo en cuestión de minutos. Fue entonces cuando artistas como Claude Monet, Edgar Degas y Berthe Morisot decidieron rebelarse contra las reglas del arte académico y detonaron lo que hoy conocemos como la Revolución Impresionista.

Esta revolución, incomprendida en su tiempo, fue severamente criticada por las academias y expertos, pero terminaría por sentar las bases de los grandes movimientos artísticos del siglo XX, incluido el arte contemporáneo.

Para adentrarnos en esta historia apasionante, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición La Revolución Impresionista. De Monet a Matisse, un recorrido vibrante a través del impresionismo y sus derivaciones, con obras provenientes del Museo de Arte de Dallas. A través de esta muestra, es posible conocer de cerca a los grandes nombres del movimiento, así como comprender su poderosa influencia en los múltiples “ismos” que marcaron el siglo XX.

La exposición se estructura en cuatro ejes temáticos. Comienza con Rebeldes con causa, donde se explora cómo los impresionistas rompieron con las narrativas históricas y académicas para enfocarse en la vida cotidiana y la luz natural. Sigue con Notas de campo, que explica cómo los avances técnicos —como el tubo de pintura— permitieron a los artistas salir del estudio para capturar paisajes y escenas urbanas al aire libre, revolucionando el color y la forma.

Luego viene Efectos secundarios, una sección que muestra la evolución del impresionismo gracias a figuras como Georges Seurat, Paul Cézanne y Vincent van Gogh, quienes dotaron a sus obras de mayor carga emocional y nuevas técnicas, como el puntillismo. Finalmente, Para siempre nos lleva por la influencia del impresionismo en vanguardias posteriores, como el fovismo, el expresionismo alemán o el simbolismo, con obras de André Derain, Edvard Munch, Piet Mondrian y muchos más.

La Revolución Impresionista. De Monet a Matisse no busca deslumbrar con las piezas más famosas, sino ofrecer una mirada coherente, didáctica y profunda sobre el surgimiento, evolución y legado del impresionismo. Cada obra está acompañada por una ficha detallada que permite comprender no solo su contexto artístico, sino también la vida del autor y su papel dentro de esta revolución pictórica.

Difícilmente podrás encontrar en un solo lugar el trabajo de tantos artistas fundamentales para la historia del arte: Monet, Degas, Morisot, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Mondrian, Pissarro, Signac, Redon y muchos más. Esta exposición no solo te invita a ver cuadros, sino a recorrer una transformación que cambió para siempre la manera de mirar y representar el mundo.

No te la pierdas. Camina por las salas del Palacio de Bellas Artes y sumérgete en un recorrido que te hará entender por qué el arte de hoy, aunque controvertido, no se explica sin el atrevimiento de aquellos primeros rebeldes de la luz y el color.

Prepara tu Visita
Vigencia: Hasta el 27 de julio, 2025
Dirección:
 Avenida Juarez S/N, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX
Costo por persona: $90 pesos. Domingos entrada libre.
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Página Web: museopalaciodebellasartes.inba.gob.mx
Instagram: instagram.com/mbellasartes
Facebook: facebook.com/museodelpalaciodebellasartes
Twitter: x.com/mbellasartes
TikTok: tiktok.com/@mbellasartes
YouTube: youtube.com/@museodelpalaciodebellasart9823

Bodas de Sangre, un clásico de García Lorca con corridos tumbados

Esta historia nos transporta a algún poblado anónimo del norte de México, en una época que pudo ser pasada o presente; a un México donde el tiempo parece haberse detenido y las tradiciones siguen marcando el rumbo de la vida. Él es un poco ingenuo, tal vez demasiado, pero también es un hombre apasionado. Un optimista que siempre mira hacia un futuro prometedor, a pesar de cargar con un pasado sombrío.

Resulta curioso cómo pudo ser tan distinto a su madre: una mujer fuerte, profundamente arraigada a su tierra, que lleva veinte años sumida en el duelo. Primero por su esposo, y después por su primogénito, ambos asesinados por la familia rival.

Una mañana, Él le anuncia que se va a casar con la mujer a la que ha cortejado durante tres años. Aunque al principio su madre se opone —por el pasado de la novia y porque eso implicaría quedarse sola—, finalmente accede. Decide apoyar a su hijo y lo acompaña a pedir la mano de la joven.

Pero aunque Ella parecía la mujer perfecta —de buena familia, bella y dócil—, había un problema: durante años estuvo involucrada con Leonardo, el último descendiente del linaje rival, quien la dejó para casarse con su prima. Leonardo, un hombre fuerte, impulsivo, el típico macho mexicano, nunca dejó de amar a su primer amor. Por eso, cuando se entera del compromiso, decide regresar a declararle su amor, desatando una tragedia que estremecerá al pueblo… y resonará más allá de sus límites.

Bodas de sangre (1933) es la séptima obra de teatro escrita por Federico García Lorca y la primera de su célebre trilogía rural, junto con Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (1936). En esta trilogía, Lorca explora la tragedia desde múltiples ángulos: la pasión amorosa, los conflictos sociales, la sexualidad y la muerte. Como podrás imaginar, Bodas de sangre gira en torno a una tragedia provocada por el amor; pero no es un amor romántico al estilo Hollywood, sino un amor pasional, visceral, de esos que arrasan con todo y pueden destruir familias enteras.

Y si conoces la obra de García Lorca, probablemente te estarás preguntando: ¿por qué Bodas de Sangre ocurre en el norte de México, si fue escrita con Andalucía en mente? La respuesta es sencilla: esta puesta en escena fue adaptada por la directora Angélica Rogel para situarla en un contexto mexicano… y es que una tragedia como esta es, al final, universal.

Pero no solo la adaptó geográficamente. Rogel también aprovechó la poética del texto original —que ya de por sí es rica y lírica— para transformarla en corridos tumbados, que funcionan como una suerte de coro griego moderno. Una decisión sorprendente y única, que inyecta una energía nueva a la obra sin traicionar su esencia.

La escenografía, sencilla pero dinámica, se adapta con fluidez a las necesidades de la historia. Y bajo la impecable dirección de Angélica Rogel, la puesta en escena nos lleva de la alegría a la tragedia, tocando nuestras emociones más profundas. Las actuaciones de Ángeles Cruz, Ana Guzmán Quintero, Miguel Tercero y Romanni Villicaña —acompañados por Eduardo Candás, María Kemp, Joan Santos y Luz Olvera— logran que la experiencia sea conmovedora desde el primer momento, incluso con un tema tan fuerte y melodramático como el que propone la obra.

Ir al Foro Shakespeare a ver Bodas de Sangre no solo es una oportunidad para acercarse al legado de uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo XX, sino también para redescubrir la vigencia de sus tragedias, entendidas como relatos universales. Al mismo tiempo, es una excelente ocasión para conocer el talento de las y los creadores mexicanos que están haciendo teatro de la más alta calidad.

Datos Generales
Lugar: Foro Shakespeare – Zamora #7, Colonia Condesa, Ciudad de México, CDMX
Costo del Boleto: $600 pesos (entrada general)
Funciones: Viernes, 20:30 hrs., sábados 19:00 hrs. y domingos 18:00 hrs.
Dramaturgia: Federico García Lorca
Dirección: Angélica Rogel
Actuaciones: Ángeles Cruz, Ana Guzmán, Miguel Tercero, Romani Villicaña, Eduardo Candas, María Kemp, Luz Olvera y Joan Santos

Venganza de Yoko Ogawa, un recorrido de historias entrelazadas por la intimidad de la venganza

Una mujer que compra una tarta para conmemorar el cumpleaños de su hijo muerto, quien fue encontrado asfixiado dentro de un refrigerador. Una niña que, ante la inminente muerte de su madre, se siente obligada a contactar a su padre ausente. Una anciana obsesionada con cultivar zanahorias con forma de manos. Una mujer que discute con su novio tras enterarse de que, en el departamento de arriba, alguien fue asesinado. La amante de un médico frustrada porque él nunca deja a su esposa. Un curador de un museo de tortura que recorre con frialdad los instrumentos con los que se hizo sufrir a otros. Un hombre cuyo tío, sencillamente, se dejó arrastrar por la vida… y por la muerte.

¿Qué relación podrían tener estos personajes? A simple vista, ninguna. Pero si piensas en la teoría de los seis grados de separación —esa que sostiene que cualquier persona en el mundo puede estar conectada con cualquier otra a través de una cadena de no más de seis conocidxs—, entonces todo comienza a tener sentido. Agrega a eso los encuentros cotidianos con desconocidxs en el transporte, la oficina, o incluso en la calle, y de pronto parece que todas las historias, por extrañas o trágicas que sean, están más cerca de lo que pensamos. ¿Quién sabe con cuántos asesinos te has cruzado sin saberlo? ¿O con cuánta gente cuya vida se ha entrelazado con la tuya sin que lo notes?

La escritora japonesa Yoko Ogawa toma esta idea de conexiones invisibles y la transforma en una inquietante y fascinante obra: Venganza. Esta novela, compuesta por una serie de relatos aparentemente independientes, revela poco a poco cómo cada historia se entrelaza con la siguiente, como piezas de un rompecabezas narrativo donde un gesto mínimo —una llamada equivocada, un una visita al zoológico, una conversación trivial— puede marcar el destino de alguien más.

Más allá de su estructura entrelazada, lo que hace a Venganza verdaderamente poderosa es su temática: todas las historias giran en torno a ese impulso primario, oscuro y doloroso que es la venganza. Pero aquí no se trata de venganzas estridentes ni espectaculares como en la Trilogía de la Venganza de Park Chan-wook. Lo que Ogawa construye es una red de venganzas íntimas, silenciosas, incluso ambiguas. Algunas no se concretan nunca; otras lo hacen con una violencia que sorprende por lo contenida.

Venganza es una lectura inquietante y seductora. Una exploración de las emociones humanas más crudas: el dolor, la tristeza, la frustración, la rabia, la culpa y, claro, la necesidad de justicia —o al menos de catarsis. Con una prosa sencilla pero precisa, Ogawa nos sumerge en un mundo donde lo extraño es cotidiano, y lo cotidiano es potencialmente trágico.

Venganza no solo es una colección de cuentos oscuros y bellamente escritos, sino también un espejo distorsionado de nuestra propia humanidad. Una lectura perfecta para quienes disfrutan de historias que inquietan más de lo que explican, que conectan sin avisar y que dejan resonando una misma pregunta: ¿cuán cerca estás tú de la historia de alguien más?

Kim Ji-Young, nacida en 1982 una novela de Cho Nam-joo que desató una revolución en Corea del Sur

Kim Ji-Young, nacida en 1982 es solo una mujer. Una más, como las miles y miles que nacieron y viven en Corea del Sur. Esposa y madre, lleva una vida tan ordinaria que no podría llamarse de otra forma que Kim Ji-Young, el nombre más común entre las mujeres nacidas en Corea ese año. Sin embargo, un día cualquiera, algo cambió: comenzó a hablar con “la voz” de una de sus mejores amigas, fallecida poco tiempo antes. Después, empezó a hablar como otras mujeres que habían sido parte de su vida.

¿Kim Ji-Young estaba fingiendo o había perdido la razón? ¿Qué fue lo que la llevó a actuar así? A partir de ese episodio, la protagonista inicia un viaje por su infancia y juventud, reviviendo todos esos momentos que, aunque aparentemente comunes, la moldearon como mujer. Una mujer crítica que, aunque nunca se había rebelado, termina cuestionando —sin proponérselo del todo— ese sistema patriarcal que la oprimió y la silenció desde pequeña.

Kim Ji-Young, nacida en 1982 es la tercera novela de la escritora surcoreana Cho Nam-joo. Aunque narra una historia sencilla y aparentemente sin relevancia, se convirtió en un fenómeno literario en Corea del Sur, con más de un millón de ejemplares vendidos. Fue el punto de partida de uno de los movimientos feministas más radicales del país: el 4B o “Cuatro Noés” (no al matrimonio, no a los hijos, no al sexo y no a las citas con hombres). Además, la novela inspiró las llamadas “leyes Kim Ji-Young”, una serie de reformas para combatir la discriminación de género en el ámbito laboral.

¿Cómo es que una historia tan cotidiana llegó tan lejos? Precisamente porque no es extraordinaria. Es una historia que refleja la realidad de millones de mujeres en todo el mundo, más allá de las diferencias culturales. A través del relato de la vida de Kim Ji-Young, la autora expone con crudeza las múltiples formas de machismo y violencia de género: la brecha salarial, el acoso sexual, la discriminación hacia las madres, la invisibilización del trabajo doméstico. Realidades tan comunes y normalizadas que muchas veces pasan desapercibidas, incluso para quienes las viven.

Más que una novela, Kim Ji-Young, nacida en 1982 es un ensayo ficcionalizado. Cho Nam-joo utiliza datos duros, estudios y bibliografía especializada que aparecen sutilmente en el texto, para desmontar la estructura patriarcal incrustada en la sociedad coreana —y por extensión, en muchas otras—. Su objetivo es claro: sacarnos de la comodidad de lo “normal” y hacernos reflexionar sobre cómo hemos aceptado, casi sin cuestionarlo, un sistema que oprime a la mitad de la humanidad.

En tiempos donde el feminismo sigue siendo tergiversado y combatido, libros como este nos recuerdan el poder transformador de las historias personales. Kim Ji-Young, nacida en 1982 no solo visibiliza lo que muchas mujeres callan; también da voz a una generación que se cansó de vivir en silencio. Una lectura imprescindible para quienes quieren entender —y cambiar— el mundo en el que vivimos.

Abraszarte, una historia donde la moda se convierte en acto de amor y redención en el Foro La Gruta (Centro Cultural Helénico)

Gracias a su madre, Hugo creció entre rollos de telas e hilos finos. Desde pequeño, se obsesionó con el mundo de la moda y soñó con convertirse en un diseñador tan creativo e influyente como Yves Saint Laurent. Cada vez que tenía un momento libre, corría a la tienda de Beatriz, su mamá, para perderse entre los aromas y las texturas de los textiles que vendían.

Un día, al no tener clases, Hugo decidió ir a ayudar a su madre. Ella, aprovechando su presencia, salió a comer su Subway al centro comercial, en lugar de quedarse en el local como solía hacerlo. Mientras atendía a dos clientas, Hugo disfrutaba del ambiente de la tienda cuando, de pronto, el dueño del local vecino —un adicto al café— irrumpió de forma acelerada. Le pidió que cerrara la tienda de inmediato y corriera al otro lado del centro comercial: “¡Algo le pasó a tu mamá!”, exclamó.

Al llegar, Hugo se encontró con una escena insólita y, para él, aterradora: su madre había abofeteado a Marisa, la vecina con la que llevaba años enemistada. El golpe fue tan certero que, al impactar los lentes de Marisa, le abrió la ceja, provocándole una aparatosa hemorragia. Por recomendación de un policía, Marisa decidió levantar cargos.

Así, Beatriz pasó de ser la respetada dueña de una tienda de telas a convertirse en “la agresora del centro comercial”, señalada por sus vecinos. Antes de ser sentenciada, debía enfrentar un juicio. Fue entonces cuando Hugo, guiado por una versión imaginaria de Yves Saint Laurent, decidió crear el atuendo perfecto para su madre: un vestido que proyectara fuerza, pero también inocencia. Porque, al final, la ropa también habla por nosotros.

Abraszarte es una obra de teatro escrita por Michel Marc Bouchard y dirigida por Alonso Íñiguez. Nos cuenta la historia de Hugo, un joven apasionado por la moda que busca redimir a su madre a través del diseño. Mientras se sumerge en esta misión, se revelan heridas familiares, emociones contenidas y un mensaje poderoso: el sufrimiento también puede nutrir la creatividad.

La historia cobra vida gracias a un elenco sólido conformado por Natalia Traven, Pedro Mira, Pablo Marines, Paloma Arredondo y Fernando Memije. Cada intérprete encarna a su personaje con vocación, convicción y oficio, logrando una conexión auténtica con el público. Bajo la dirección sensible y precisa de Alonso Íñiguez (Noche de Reyes, Pulmones, La golondrina), la obra se despliega con una fluidez escénica que evita los clichés y aprovecha al máximo cada recurso teatral.

La escenografía, diseñada por Eva Aguiñaga, cumple una función fundamental: no solo ambienta, sino que añade profundidad literal y simbólica a la puesta en escena. Con estética y agilidad, contribuye a que el espectador se sienta dentro del universo emocional de los personajes.

La puesta en escena es un vaivén de emociones que transita con naturalidad de la comedia al drama más visceral. Ese drama que todas las familias esconden —o intentan esconder—, pero que, tarde o temprano, termina saliendo a la luz.

Abraszarte es un espejo que nos recuerda que la belleza puede surgir del caos, y que la moda, más allá de la estética, también puede ser un acto de amor, resistencia y redención.

Datos Generales
Lugar: Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico – Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Ciudad de México, CDMX
Costo del Boleto: $410 pesos (lo miércoles hay 2×1 en la compra de boletos)
Funciones: Viernes 20:00 hrs., sábados y domingos 18:00 hrs.
Fecha de la temporada: Del 25 de abril al 18 de mayo de 2025.
Dramaturgia: Michel Marc Bouchard
Dirección: Alonso Íñiguez
Actuaciones: Natalia Traven, Pedro Mira, Pablo Marines, Paloma Arredondo y Fernando Memije